Шум в музыке - Noise in music

Джими Хендрикс революционизировал камень и джаз путем включения шума с помощью таких методов, как Обратная связь, искажение, вау, пух, диссонанс, и громкая громкость.
А Долби 361 Модуль шумоподавления типа А.

В Музыка, шум по-разному описывается как неотступный, неопределенный, неконтролируемый, громкий, немузыкальный или нежелательный звук. Шум - важная составляющая звучания человеческий голос и все музыкальные инструменты, особенно в безотносительные ударные инструменты и электрогитары (с использованием искажение ). Электронные инструменты создавать различные цвета шума. Традиционное использование шума неограничено, и используются все частоты, связанные с подача и тембр, такой как белый шум компонент барабанная дробь на барабан, или переходные процессы присутствует в префикс из звуков некоторых органные трубы.

Влияние модернизм в начале 20 века ведущие композиторы, такие как Эдгар Варез исследовать использование шумовой звучности в оркестровой обстановке. В тот же период итальянский Футурист Луиджи Руссоло создал «шумовой оркестр», используя инструменты, которые он назвал интонарумори. Позже в 20 веке термин шумовая музыка стали относиться к произведениям, состоящим в основном из звука, основанного на шумах.

В более общем случае шум любой нежелательный звук или же сигнал. В этом смысле даже звуки, которые в другом контексте воспринимались бы как обычные с музыкальной точки зрения, становятся шумом, если они мешают приему сообщения, желаемого получателем.[1] Предотвращение и уменьшение нежелательного звука от шипение ленты скрипеть педали для бас-барабана, важен во многих музыкальных занятиях, но шум также используется творчески во многих отношениях, а в некотором роде почти во всех жанры.

Определение шума

В обычной музыкальной практике звуки, которые считаются немузыкальный обычно рассматриваются как шум.[2] Колебания и волны определяет шум как нерегулярные колебания объекта, в отличие от периодической структурированной музыки.[3] В более широком смысле, профессор электротехники Барт Коско во вводной главе его книги Шум определяет шум как «сигнал, который нам не нравится».[4] Пол Хегарти, лектор и шумовой музыкант, также приписывает шуму субъективную ценность, написав, что «шум - это суждение, социальное, основанное на неприемлемости, нарушении норм и страхе насилия».[5] Композитор и музыкальный педагог Р. Мюррей Шафер разделил шум на четыре категории: нежелательный шум, немузыкальный звук, любая громкая система и помеха в любой системе сигнализации.[6]

Что касается шума в отличие от музыки, Роберт Финк в Происхождение музыки: теория всеобщего развития музыки утверждает, что в то время как культурные теории рассматривают разницу между шумом и музыкой исключительно как результат социальных сил, привычек и обычаев, «повсюду в истории мы видим, как человек выделяет одни звуки как шум, другие звуки - как музыку, а в общее развитие всех культур это различие проводится по одно и тоже звуки ".[7] Однако музыковед Жан-Жак Наттиез считает разницу между шумом и музыкой туманной, объясняя, что «граница между музыкой и шумом всегда определяется культурой, что подразумевает, что даже в пределах одного общества эта граница не всегда проходит через одно и то же место; короче говоря, консенсус ... По общему мнению, нет Один и межкультурный универсальная концепция, определяющая, какой может быть музыка ».[8]

Шум как характеристика музыки

Музыкальные тона, производимые человеческим голосом, и все акустические музыкальные инструменты содержат шумы в той или иной степени. Большинство согласных в человеческой речи (например, звуки ж, v, s, z, как звонкие, так и глухие th, Шотландский и немецкий ch) характеризуются характерными шумами, и даже гласные не полностью лишены шума. Духовые инструменты включают свист или шипение воздуха, разбивающегося о края мундштука, в то время как смычковые инструменты производят слышимые звуки трения, которые при плохом звучании инструмента или неумелом исполнителе способствуют тому, что воспринимается как плохой тон. Когда они не чрезмерны, слушатели «становятся глухими» к этим звукам, игнорируя их.[9]

Безотносительная перкуссия

Маракасы своим отличительным тоном обязаны шуму в звуке

Много безотносительные ударные инструменты, такой как барабан или же маракасы, использовать случайные звуки или шум производить звук без видимого подача.[10][11] Видеть тембр. Беззвучная перкуссия обычно используется для поддержания ритм или предоставить акценты, и его звуки не имеют отношения к мелодия и гармония музыки. В рамках оркестр беззвучная перкуссия называется вспомогательная перкуссия, и этот подраздел ударная секция включает в себя все инструменты оркестра вне зависимости от того, как на них играют, например гороховый свисток и сирена.

Традиционная музыка

Античность

Хотя ударные инструменты в большинстве своем не играли особой роли. древнегреческая музыка, двумя исключениями были танцевальная музыка и ритуальная музыка оргиастических культов. Первым требовались инструменты, обеспечивающие четко определенный ритм, особенно кротала (хлопушки с сухим, нерезонансным звуком) и Кимбала (похожий на пальчиковые тарелки ). Культовые ритуалы требовали более возбуждающих звуков, таких как звуки барабанов, тарелок, джинглов и т. Д. ромбы (бык ), который издавал демонический рев, особенно важный для церемоний жрецов Кибела.[12] Афиней (Деипнософисты xiv.38) цитирует отрывок из уже потерянной пьесы, Семела, Диогеном Трагедом, описывающим аккомпанемент ударных инструментов для некоторых из этих обрядов:

И теперь я слышу женщин в тюрбанах,
Последователи Азиатской Кибелы,
Дочери богатых фригийцев, громко звучащих
С барабанами и ромбами и звенящими медными тарелками,
Их руки дружно бьют друг друга,
Прочтите мудрый исцеляющий гимн богам.[13]

Совершенно мрачную картину функции этой шумовой музыки рисует Ливи в Ab urbe condita xxxix.8–10, написано в конце первого века до нашей эры. Он описывает «грека в низком состоянии ... низкого оператора жертвоприношений и прорицателя ... учителя тайных тайн», который импортировал в Этрурия а затем в Рим Дионисийский культ который привлек большое количество поклонников. Этот культ практиковал всевозможные распутства, включая изнасилования и

тайные убийства ... [где] тела не могли быть найдены даже для захоронения. Многие из их дерзких поступков были вызваны предательством, но большинство из них - силой, и эта сила была скрыта громким криком, шумом барабанов и тарелок, так что ни один из криков, издаваемых лицами, подвергшимися насилию или убийствам, не мог быть услышанным за границей.[14]

Полинезия

Жанр таитянского традиционного танца, возникший еще до первого контакта с европейскими исследователями, - это ʻŌteʻa, танцует группа мужчин в сопровождении исключительно барабанного ансамбля. Барабаны состоят из барабана для бревен, называемого tō‘ere (который обеспечивает основной ритмический рисунок), одноглавый вертикальный барабан, называемый фаатете, односторонний ручной барабан, называемый паху тупаи рима, и двуглавый большой барабан, называемый тарипарау.[15]

Традиционный Янге танцевальные выступления сопровождаются ансамблями ударных без разбивки (на фото здесь Dream Butterfly Dance Group (蝶 梦 舞团)).

Азия

В Шэньси на севере Китая барабанные ансамбли сопровождают Янге танцевать, и в Тяньцзинь области существуют ритуальные ударные ансамбли, такие как Fagu hui Ассоциации дхарма-барабанщиков, часто состоящие из десятков музыкантов.[16] В Корее стиль народной музыки называется Нонгак (фермерская музыка) или пунгмуль исполняется на протяжении многих сотен лет как местными музыкантами, так и профессиональными гастрольными группами на концертах и ​​фестивалях. Это громкая музыка, предназначенная для выступлений на открытом воздухе, играемая на ударных инструментах, таких как барабаны, называемые Джанггу и пук, и гонги цзин и Kkwaenggwari. Он возник из простых рабочих ритмов, помогающих выполнять повторяющиеся задачи полевыми работниками.[17]

Ансамбль Chenda и Elathalam исполнители

В южноазиатской музыке особое внимание уделяется игре на барабанах, которая избавлена ​​от основной функции отсчета времени - игры на барабанах, характерной для других частей света.[18] В Северной Индии светские оркестры играют важную роль в гражданских фестивальных парадах и bārāt шествия, ведущие свадебную вечеринку жениха в дом невесты или в зал, где проводится свадьба. Эти оркестры различаются по составу, в зависимости от средств семей, которые их используют, и в соответствии с изменяющейся модой с течением времени, но основной инструментарий - небольшая группа перкуссионистов, обычно играющих на рамном барабане (Шафала), гонг и пару литавр (нагана). Более обеспеченные семьи добавят шампанское (Shehnai ) на ударные, тогда как самые состоятельные, которые также предпочитают более современный или модный образ, могут заменить традиционный ансамбль духовым оркестром.[19] Карнатическая музыка южной Индии включает традицию инструментальной храмовой музыки в штате Керала, называется kṣētram vādyam. Он включает в себя три основных жанра, все из которых сосредоточены на ритме и включают перкуссию без высоты тона. Таямбака в частности, это виртуозный жанр только для перкуссии без тона: сольный двуглавый цилиндрический барабан, называемый Chenda, играл парой клюшек и в сопровождении других Chenda и Elathalam (пары тарелок). Два других жанра, панчавадйам и панди мелам добавить в ансамбль духовые инструменты, но только в качестве аккомпанемента к основным барабанам и тарелкам. А панчавадйам произведение обычно длится около часа, а панди мелам спектакль может длиться до четырех часов.[20]

индюк

турецкий мехтеран, или янычарский отряд

Турецкий янычары военный корпус включал с 14 века группы называется Mehter или же мехтеран который, как и многие другие ранние военные оркестры в Азии, отличался большой долей барабанов, тарелок и гонгов, а также труб и шаумов. Высокий уровень шума имел отношение к их функции игры на поле боя, чтобы вдохновлять солдат.[21] Основное внимание в этих группах уделялось перкуссии. Полный мехтеран может включать в себя несколько басовых барабанов, несколько пар тарелок, маленькие литавры, треугольники, бубны и один или несколько Турецкие полумесяцы.[22]

Европа

Посредством визитов турецких послов и других контактов европейцы очаровались «варварским» шумным звучанием этих оркестров, и ряд европейских дворов учредили «турецкие» военные ансамбли в конце 17-го и начале 18-го веков. Однако музыка, которую играли эти ансамбли, была не подлинно турецкой музыкой, а скорее композициями в преобладающей европейской манере.[23] Общий энтузиазм быстро распространился на оперные и концертные оркестры, где сочетание большого барабана, тарелок, тамбуринов и треугольников все вместе именовалось «турецкой музыкой». Наиболее известные примеры включают Гайдна Симфония No. 100, который получил свое прозвище «Военные» из-за использования этих инструментов, а также трех произведений Бетховена: отрывка «alla marcia» из финала его Симфония № 9 (ранний набросок гласит: «Конец симфонии с турецкой музыкой»), его «Победа Веллингтона "-или же Боевой Симфония - с живописными звуковыми эффектами (басовые барабаны обозначены как «пушки», боковые барабаны представляют противостоящие отряды солдат, и трещотки звук выстрела из винтовки), а также «Турецкий марш» (с ожидаемым большим барабаном, тарелками и треугольником) и «Хор дервишей» из его музыкальной композиции на Руины Афин, где он призывает использовать все доступные шумные инструменты: кастаньеты, тарелки и так далее.[24][25][26] К концу 18 века батарея turque стали настолько модными, что клавишные инструменты были оснащены устройствами, имитирующими басовый барабан (молоток с мягкой головкой, ударяющийся о заднюю часть деки), тарелки (полоски латуни, ударяющие по нижним струнам), а также треугольник и колокольчики (маленькие металлические предметы, ударяемые стержнями). Даже когда ударные инструменты фактически не использовались, некоторые Алла Турка «трюки» использовались для имитации этих ударных эффектов. Примеры включают "Rondo alla turca" из Моцарта. Соната для фортепиано, К. 331, и часть финала его Концерт для скрипки, К. 219.[27]

Клавесин, фортепиано и орган
Джузеппе Верди, который использовал шум в виде кластер тонов в Отелло.

Примерно в то же время, когда "турецкая музыка" вошла в моду в Европе, мода на программную клавишную музыку открыла путь для введения другого вида шума в виде клавишных. кластер, играл кулаком, ладонью, предплечьем или даже вспомогательным предметом, помещенным на клавиатуру. На клавесине и фортепиано это устройство использовалось в основном в «боевых» пьесах, где оно использовалось для представления орудийного огня. Самый ранний экземпляр принадлежит Жан-Франсуа Дандриё, в Les Caractères de la Guerre (1724 г.), и в течение следующих ста лет он оставался преимущественно французским, с примерами Мишель Корретт (La Victoire d'un combat naval, remportée par une frégate contre plusieurs corsaires réunis, 1780), Клод-Бенинь Бальбастр (Марс де Марсель, 1793), Пьер Антуан Сезар (La Battaille de Gemmap, ou la pri de Mons, ок. 1794), и Жак-Мари Боварле-Шарпантье (Bataille d'Austerlitz, 1805). В 1800 году Бернар Вигери представил звук в камерной музыке в клавишной части фортепианное трио названный La Bataille de Maringo, pièce militaire et Historique.[28] Последний раз этот пианистический "пушечный" эффект был использован до ХХ века в 1861 году при изображении тогда еще недавнего времени. Битва при Манассасе в произведении черного американского пианиста-виртуоза "Слепой Том" Бетьюн, произведение, которое также содержит вокализированные звуковые эффекты.[29]

Кластеры также использовались на органе, где они оказались более универсальными (или их композиторы более изобретательными). Чаще всего они использовали этот инструмент для вызова звука грома, но также и для изображения звуков битвы, морских штормов, землетрясений и библейских сцен, таких как падение стен Иерихона и видения апокалипсиса. Тем не менее, шумный звук оставался особым звуковым эффектом и не был интегрирован в общую структуру музыки. Самые ранние примеры «органного грома» взяты из описаний импровизаций автора Аббат Фоглер в последней четверти 18 в. Его примеру вскоре подражали Джастин Генрих Кнехт (Die durch ein Donerwetter [sic ] Unterbrochne Hirtenwonne, 1794), Мишель Корретт (который использовал кусок дерева на педальной доске и свой локоть на самых низких нотах клавиатуры во время некоторых импровизаций), а также в сочинениях Гийом Лассо (Te Deum: "Judex crederis", 1786 г.), Sigismond Neukomm (Концерт на озере, прерванный грозой), Луи Джеймс Альфред Лефебюр-Вели (Scène pastorale, 1867), Жак Фогт (Fantaisie pastorale et orage dans les Alpes, ок. 1830), и Жюль Блан (Ла шествие, 1859).[30] Самым известным 19-м композитором, использовавшим такие группы органов, был Джузеппе Верди. Музыка шторма, открывающая его оперу Отелло (1887) включает группу органов (C, C, D), что также является самой длинной нотной продолжительностью любой записанной музыкальной текстуры.[31]

Смычковые струны
Генрих Игнац Франц Бибер ввел шумы в струнную музыку для создания программных эффектов

Ударные эффекты, имитирующие игру на барабанах, были введены в смычковые инструменты к началу 17 века. Самое раннее известное использование Col legno (постукивание по струнам тыльной стороной смычка) встречается в Тобиас Хьюм с Первая часть Эйреса для без сопровождения виола да гамба (1605 г.), в произведении под названием Харке, Харке.[32] Карло Фарина, итальянский скрипач, работающий в Германии, также использовал Col legno имитировать звук барабана в его Каприччио Страваганте для четырех струнных инструментов (1627), где он также использовал такие устройства, как глиссандо, тремоло, пиццикато, и Sul Ponticello имитировать звуки скотных животных (кошки, собаки, курицы).[33] Позже в этом веке Генрих Игнац Франц Бибер, в определенных движениях Батталия (1673), добавил к этим эффектам устройство, в котором лист бумаги помещается под струну А контрабаса, чтобы имитировать сухой грохот малого барабана, и в «Die liederliche Gesellschaft vonallerley Humor» из того же программная батальная пьеса, наложенная на восемь разных мелодий в разных тональностях, местами создающая плотные оркестровые кластеры. Он также использует ударный щелчок фортиссимо. пиццикато представлять выстрелы.[34]

Важным аспектом всех этих примеров шума в европейской клавишной и струнной музыке до XIX века является то, что они использовались в качестве Звуковые эффекты в программной музыке. Звуки, которые могли бы вызвать оскорбление в других музыкальных контекстах, становятся приемлемыми благодаря их иллюстративной функции. Со временем их вызывающий эффект был ослаблен, поскольку в то же время они стали более широко включенными в абстрактные музыкальные контексты.[35]

Оркестры

Оркестры продолжал использовать шум в виде ударная секция, который расширился в 19 веке: Берлиоз был, возможно, первым композитором, который тщательно исследовал влияние различных молотков на цвет тона литавры.[36] Однако до 20-го века ударные инструменты играли очень небольшую роль в оркестровой музыке и в основном служили для пунктуации, выделения отрывков или для новизны. Но к 1940-м годам некоторые композиторы испытали влияние незападной музыки, а также джаз и популярная музыка, и начал включать маримбы, вибрафоны, ксилофоны, колокольчики, гонги, тарелки, и барабаны.[36]

Вокальная музыка

В вокальной музыке шумные бессмысленные слоги использовались для имитации боевых барабанов и артиллерийского огня задолго до этого. Клеман Жанекин прославил эти устройства своим программным шансоном La bataille (Битва) 1528 года.[37] Исполнение без высоты тона или полутона было введено в формальную композицию в 1897 г. Энгельберт Хампердинк, в первой версии его мелодрама, Königskinder. Считается, что этот стиль исполнения ранее использовался певцами Лидер и популярные песни. Однако эта техника наиболее известна из более поздних сочинений Арнольд Шенберг, который ввел его для сольных голосов в своем Gurrelieder (1900–11), Пьеро Лунайр (1913) и опера Моисей и Арон (1930–32), и для хора в Die Glückliche Hand (1910–13). Более поздние композиторы, которые широко использовали это устройство, включают Пьер Булез, Лучано Берио, Бенджамин БриттенСмерть в Венеции, 1973), Маурисио Кагель, и Вольфганг Рим (в его опере Якоб Ленц, 1977–78 и др.).[38] Хорошо известным примером этого стиля исполнения в популярной музыке был Рекс Харрисон портрет профессора Генри Хиггинса в Моя прекрасная леди.[39] Другой формой вокальной музыки без тона является говорящий хор, в основном представленный Эрнст Тох 1930-е годы Географическая фуга, пример Gebrauchsmusik модно в то время в Германии.[40]

Машинная музыка
Эдгар Варез, который исследовал шум в оркестровой среде.

В 1920-х годах появилась мода на сочинение так называемой «машинной музыки» - изображения в музыке звуков заводов, локомотивов, пароходов, динамо-машин и других аспектов новейших технологий, которые отражали современную городскую жизнь и обращались к тогдашним временам. - преобладающий дух объективности, отстраненности и прямоты. Репрезентативные произведения в этом стиле, отличающиеся двигательными и настойчивыми ритмами, высоким уровнем диссонанса и часто большими перкуссионными батареями, являются Джордж Антейл с Балет mécanique (1923–25), Артур Онеггер с Тихий океан 231 (1923), Сергей Прокофьев балет Le pas d'acier (Стальной прыжок, 1925–26), Александр Мосолов с Чугунолитейный завод (оркестровый эпизод из его балета Стали, 1926–27), и Карлос Чавес балет Кабальос-де-пар, также названный HP (Лошадиная сила, 1926–32). Эта тенденция достигла апогея в музыке Эдгар Варез, которые составили Ионизация в 1931 году - «этюд в чистом звучании и ритме» для ансамбля из тридцати пяти ударных инструментов без высоты тона.[41]

Ударные ансамбли

Следуя примеру Вареза, ряд других важных работ для ансамбль ударных были составлены в 30-40-е годы: Генри Коуэлл с Остинато Пианиссимо (1934) сочетает латиноамериканские, европейские и азиатские ударные инструменты; Джон Кейдж с Первая конструкция (из металла) (1939) использует громовые шторы различной высоты, тормозные барабаны, гонги и водяной гонг; Карлоса Чавеса Токката для ударных инструментов (1942) требуется шесть исполнителей, играющих на большом количестве европейских и латиноамериканских барабанов и других перкуссионных инструментах без высоты звука вместе с несколькими настроенными инструментами, такими как ксилофон, трубчатые перезвоны и глокеншпиль; Лу Харрисон, в таких произведениях, как Песни № 1 и 3 (1940 и 1942), Песня Кецталькоатля (1941), Сюита для ударных (1942) и - в сотрудничестве с Джоном Кейджем -Двойная музыка (1941) исследовал использование «найденных» инструментов, таких как тормозные барабаны, цветочные горшки и металлические трубы. Во всех этих произведениях такие элементы, как тембр, текстура и ритм, имеют приоритет над обычными западными концепциями гармонии и мелодии.[42]

Экспериментальная и авангардная музыка

Подготовленное фортепиано

Использование шума было центральным в развитии экспериментальная музыка и авангардная музыка в середине 20 века. Шум использовался по-новому.

Эдгар Варез бросил вызов традиционным представлениям о музыкальном и немузыкальном звуке и вместо этого включил в свою композиционную работу звучность на основе шума, которую он называл «организованным звуком».[43] Варез заявил, что «упорно условные уши, ничего нового в музыке всегда называло шум», и он задал вопрос, «что такая музыка, но организованные звуки?».[44]

В годы сразу после Первой мировой войны Генри Коуэлл сочинил ряд фортепианных пьес с участием кластеры тонов и прямое управление струнами фортепиано. Один из них под названием Банши (1925), включает скользящие и визжащие звуки, напоминающие ужасающий крик банши из ирландского фольклора.[45]

В 1938 г. за танцевальную композицию под названием Вакханалия, Джон Кейдж изобрел подготовленное фортепиано, создавая как трансформированные поля, так и красочные неотступный звуки фортепиано.[46] Множество вариаций, таких как подготовленная гитара, последовали.[47] В 1952 году Кейдж написал 4′33″, в котором нет никакого намеренного звука, а есть только фоновый шум, возникающий во время выступления.

Карлхайнц Штокхаузен использовали шум в вокальных композициях, таких как Momente (1962–64 / 69), в которой четыре хора хлопают в ладоши, разговаривают и шаркают ногами, чтобы стать посредником между инструментальными и вокальными звуками, а также включить звуки, обычно издаваемые публикой, в звуки, издаваемые исполнителями.[48]

Роберт Эшли использовал звуковая обратная связь в его авангардном произведении Человек-волк (1964), установив вой между микрофоном и громкоговорителем, а затем напев в микрофон таким образом, чтобы модулировать обратную связь с его голосом.[49]

Электронная музыка

Роланд Систем-100М модульный синтезатор с кольцевым модулятором, генератором шума, выборкой и удержанием, LFO
Несколько из Minimoog Voyager контроль. Обратите внимание на опцию NOISE / PGM на верхних поворотных переключателях, управляющих шинами модуляции.

Шум используется как основной тональный материал в электронная музыка.

Когда чистая частота синусоидальные тона были впервые синтезированы в сложные тембры, начиная с 1953 г., комбинации с использованием негармоничный отношения (шумы) использовались гораздо чаще, чем гармонический единицы (тона).[50] Тона рассматривались как аналог гласные, и шумы в согласные в человеческой речи, и поскольку традиционная музыка делала акцент на тонах почти исключительно, композиторы электронной музыки увидели простор для исследования по всему континууму, простирающемуся от одиночных чистых (синусоидальных) тонов до белый шум (наиболее плотное наложение всех слышимых частот), то есть от полностью периодических звуковых явлений до полностью апериодических. В процессе, противоположном объединению синусоидальных тонов в комплексы, белый шум может быть фильтрованный производить звуки с разными пропускная способность, называется "цветные шумы ", например звуки речи, представленные на английском языке ш, ж, s, или же ch. Одним из первых примеров электронной композиции, полностью состоящей из подобной фильтрации белого шума, является Анри Пуссер с Скамби (Биржи), реализованные на Studio di Fonologia в Милане в 1957 году.[51]

В 80-е годы электронные машины белого шума стали коммерчески доступными.[52] Они используются отдельно для создания приятного фонового шума и для маскировки неприятного шума, аналогично обычным фоновая музыка.[53] Это использование может иметь приложения для здоровья в случае людей, борющихся с чрезмерная стимуляция или же нарушение обработки сенсорной информации.[53][54] Кроме того, белый шум иногда используется для маскировки внезапного шума на объектах с исследовательские животные.[55]

Рок музыка

Ibanez Tube Screamer TS9, пример педали овердрайва

В то время как электрогитара изначально создавалась просто усиленный чтобы воспроизвести его звук на большей громкости,[56] гитаристы быстро открыли для себя творческие возможности использования усилителя для изменения звука, особенно за счет экстремальных настроек тембра и регуляторов громкости.[57]

Сначала искажения создавались простой перегрузкой усилителя, чтобы вызвать вырезка, в результате чего получается тон, богатый гармониками, а также шумом, а также сжатие динамического диапазона и поэтому сустейн (а иногда и выход из строя усилителя). Дэйв Дэвис из Кинки довел эту технику до логического завершения, подав выход 60-ваттного гитарного усилителя непосредственно на гитарный вход второго усилителя.[58] Популярность этих методов быстро привела к развитию электронных устройств, таких как коробка пуха производить аналогичные, но более контролируемые эффекты и в большем разнообразии.[57] Устройства искажения также превратились в усилители вокала, блоки эффектов которые с помощью электроники усиливают вокал производительность, включая добавление воздуха (шум или искажение, или и то, и другое).[59] Гитарные искажения часто достигаются за счет использования обратной связи, овердрайва, фузза и педали искажения.[60] Педали дисторшна производят более хрустящий и грубый звук, чем педаль овердрайва.[60]

Помимо дисторшна, рок-музыканты использовали звуковая обратная связь, что обычно нежелательно.[49][61] Пионерами использования обратной связи стали такие музыканты, как Джон Леннон из Битлз,[62][63] Джефф Бек из Yardbirds, Пит Таунсенд из ВОЗ, и Джими Хендрикс.[49][64] Хендрикс смог контролировать обратную связь и превратить ее в музыкальное качество,[65] и его использование шума было описано как «скульптурное - жидкость и огонь, мастерски сформированные в воздухе, как если бы стеклодув."[66] Другие методы, используемые Хендриксом, включают: искажение, вау, пух, диссонанс, и громкая громкость.[67]

Джаз

В середине 1960-х гг. джаз начали включать элементы рок-музыки,[68] и начал использовать искажение и обратную связь,[65][69] частично благодаря усилиям Джими Хендрикса,[70][71] у которых были сильные связи с джазом.[72] В прото-панк группа MC5 также использовал обратную связь и громкость и был вдохновлен авангардный джаз движение.[68] Джазовые музыканты, которые использовали элементы шума, обратной связи и искажения, включают Билл Фризелл,[73] Дэвид Кракауэр[74] Сесил Тейлор,[75] Габор Сабо,[76] Гарнетт Браун,[77] Grachan Moncur III,[77] Джеки Маклин,[78] Джон Аберкромби,[79][80] Джон Маклафлин,[81] Джозеф Боуи,[77] Ларри Кориелл,[80] Маккой Тайнер,[75] Орнетт Коулман,[77] Пэт Метени,[82] Фил Минтон,[77] Розуэлл Радд,[77] и Скотт Хендерсон.[79]

Хип-хоп

Враг государства, при поддержке Отряд бомбардировщиков, использовал шум, чтобы делать политические заявления через музыку, и оказал влияние на десятилетие хип-хопа и рока.

С момента своего появления в Бронкс в течение 1970-х годов хип-хоп музыка был связан с шумом. По словам автора Марка Каца, такие методы, как царапины являются выражением проступка там, где царапание, подобно изобразительному искусству граффити, это форма вандализма.[83] «Это праздник шума, - пишет Кац, - и, несомненно, часть удовольствия, которое он доставляет ди-джеям, исходит от осознания того, что он раздражает старшее поколение».[83] Ученый Уильям Джелани Кобб утверждает, что «хотя многие всегда будут отвергать этот жанр как нахальный, монотонный шум, правда в том, что хип-хоп претерпел поразительное множество лирических и музыкальных преобразований».[84] Ученый Рональд Радано пишет, что «ни один термин в современном лексиконе не передает более ярко Афроамериканская музыка силы аутентичности и сопротивления, чем фигура «шума». Говоря языком хип-хопа, «шум», а точнее «черный шум», - это особое понимание изнутри, антифилософия, которая проявляется впереди и в центре благодаря звуковой атаке рэп."[85] Радано находит появление «черного шума» почти повсюду в «транснациональных повторениях рэп-оппозиции», но подчеркивает, что, несмотря на его глобальный характер, черный шум все еще соответствует американским расовым структурам. Радано заявляет, что «вместо того, чтобы радикализовать стабильные бинарные системы расы, шум инвертирует их; он трансформирует предшествующие признаки европейского музыкального мастерства - гармонию, мелодию, песню - во все, что сквернослово, пинает и черное».[85]

Группа хип-хопа Враг государства в частности, был отмечен использованием шума в своей музыке. Второй альбом группы, Чтобы удержать нас, нужна нация миллионов (1988), при поддержке производственной группы Отряд бомбардировщиков, который помогал создавать многослойный антигармонический анархический шум.[86][87] Майкл Эрик Дайсон описывает альбом как "мощную смесь музыки, битов, криков, шума и уличных ритмов" и считает его примером возрождения черных радикалов и националист мысль.[88] Член Public Enemy Чак Д признает, что использование шума группой было намеренной попыткой стереть границы между популярной музыкой и шумом повседневной жизни, решение, которое, по словам писателя Джейсона Бьюла, «прямо противоречило ценностям мейнстрима того времени».[89] Он объясняет, что «без сомнения» это преднамеренное использование шума повлияло не только на следующее десятилетие хип-хопа, но и рока.[89] Кроме того, отмечает Буэль, включение шума служило политической функции, возвышая обыденное и, таким образом, предполагая, что обычные, простые люди должны считать себя наравне со своими политическими и культурными лидерами.[89]

Шум как вид музыки

Строительный чертеж для одного из Руссоло интонарумори
Japanoise группа Скука

Шумовая музыка (также называемая просто шумом) была представлена ​​многими жанрами в течение 20 века и впоследствии. Некоторые из его сторонников отвергают попытку классифицировать его как единое целое. жанр,[90] предпочитая называть шумовую музыку не жанровый, эстетический, или сборник жанров. Даже среди тех, кто считает это жанром, его масштабы неясны.[91] Некоторые комментаторы используют фразу «шумовая музыка» (или «шум») для обозначения японской шумовой музыки, в то время как другие вместо этого используют термин Japanoise.[92][93]

В то время как шумная музыка в наши дни часто ассоциируется с чрезмерной громкостью и искажениями.[94] и производится с помощью электронного усиления, традиция восходит, по крайней мере, к футуристу Луиджи Руссоло,[95] которые отвергли мелодию, сконструировали оригинальные инструменты, известные как интонарумори, и собрали «шумовой оркестр» в 1917 году. Это не было хорошо встречено.[96] В его манифесте 1913 г. Искусство шума он замечает:

Сначала музыкальное искусство стремилось к чистоте, прозрачности и сладости звука. Затем были объединены разные звуки, но старались ласкать ухо нежной гармонией. Сегодня музыка, постоянно усложняясь, стремится соединить самые диссонирующие, странные и резкие звуки. Таким образом, мы приближаемся к шумовому звуку.[95]

Некоторые виды шумовой музыки

Подавление шума

Система шумоподавления Dolby аппаратное обеспечение

Чаще всего музыкантов заботит не создание шума, а его минимизация. Подавление шума вызывает особую озабоченность в запись звука. Это достигается многими методами, включая использование компонентов с низким уровнем шума и запатентованных технологий снижения шума, таких как Долби.[97]

И в записи, и в живом мюзикле звукоусиление, ключом к минимизации шума является высота над головой. Перепад можно использовать либо для уменьшения искажение и звуковая обратная связь поддерживая низкий уровень сигнала,[98][99] или уменьшить вмешательство, как из внешних источников, так и из Шум Джонсона – Найквиста производятся в оборудовании, поддерживая высокий уровень сигнала.[100] Большинство запатентованных технологий шумоподавления также обеспечивают низкий уровень искажений. Таким образом, минимизация шума становится компромиссом между помехами и искажениями как при записи, так и в живой музыке, а также между помехами и обратной связью при живом усилении.[99] Работа Барт Коско и Санья Митаим также продемонстрировали, что стохастический резонанс может использоваться как метод минимизации шума и улучшения сигнала в нелинейные динамические системы, поскольку добавление шума к сигналу может улучшить отношение сигнал / шум.[101]

Шум создается мобильные телефоны стало особой проблемой в живые выступления, особенно записываемые. В одном примечательном инциденте, маэстро Алан Гилберт остановил Нью-Йоркский филармонический оркестр в исполнении Густав Малер с Симфония № 9 пока член аудитории iPhone был замолчал.[102]

Шум как чрезмерная громкость

Музыка, играемая на чрезмерной громкости, часто считается формой шумовое загрязнение.[103] Правительства, такие как правительство объединенное Королевство иметь местные процедуры по устранению шумового загрязнения, включая громкую музыку.[104]

Шум на большой громкости характерен для музыкантов из классические оркестры к рок-группы поскольку они подвергаются воздействию высоких децибел диапазоны.[105][106] Хотя некоторые рок-музыканты страдают от потери слуха из-за шума,[107] до сих пор обсуждается, подвергаются ли классические музыканты достаточно сильному звуку, чтобы вызвать нарушения слуха.[108] Потеря слуха из-за музыки по-прежнему спорный Тема для исследователей слуха.[109] Хотя некоторые исследования показали, что риск потеря слуха увеличивается по мере увеличения воздействия музыки, другие исследования не обнаружили корреляции между ними.[109]

В 2008 году Трюгве Нордвалл, менеджер Симфонический оркестр Баварского радио, сослалась на новые правила ЕС, запрещающие более 85 децибел на рабочем месте, в качестве причины отказа от запланированной мировой премьеры Дрор Фейлер состав Халат Хисар (State of Siege), потому что это было «вредно для здоровья» музыкантов. Двадцатиминутная композиция «начинается с грохота пулеметного огня и становится громче»[110] ("Das Stück beginnt mit Schüssen aus Maschinengewehren, die vom Band zugespielt werden, und das ist noch die leiseste Stelle.")[111] Менеджер оркестра Трюгве Нордвалл сообщил, что «показания были сняты во время репетиций, и даже при понижении громкости Халат Хисар измерял около 130 децибел, что эквивалентно звуку взлетающего реактивного самолета»,[110] и один член оркестра сообщил о головных болях и постоянных тиннит после продолжительного воздействия в течение трех часов во время репетиций ("Ein Orchestermusiker habe nach der Probe des Stückes drei Stunden lang permanente Ohrgeräusche (Tinnitus) gehabt").[111] Были предложены наушники для музыкантов, но они возразили, что не слышат друг друга, и композитор также отверг эту идею, добавив, что его композиция «не громче, чем что-либо Шостаковича или Вагнера».[110]

Многие группы, в первую очередь в камень жанра, намеренно используйте чрезмерную громкость. Несколько групп установили рекорды как самая громкая группа в мире, с Темно-фиолетовый, ВОЗ, и Manowar получив записи в Книга рекордов Гиннеса.[112][113][114] Другие претенденты на титул включают Motörhead,[113] Лед Зеппелин,[115] Виселицы,[116] Боб Дилан 's 1965 backing electric band,[117] Железная дорога Гранд Фанк,[118] Консервы тепла,[119] and the largely fictional parody group Спинальная метка.[120] Мой кровавый Валентин are known for their "legendarily high" volume concerts,[121] и Солнце О))) are described as surpassing them.[122] The sound levels at Sunn O))) concerts are intentionally loud enough that they are noted for having physical effects on their audience.[123][124]

Смотрите также

Noise in general

Relating noise to music

Related types

Related types of music

  • Category:Noise music for an automated list of articles related to шум as a type of music

Примечания

  1. ^ Attali 1985, 27.
  2. ^ Scholes 1970, 10, 686.
  3. ^ Reddy, Badami, Balasubramanian 1994, 206.
  4. ^ Kosko 2006, 3.
  5. ^ Hegarty 2006.
  6. ^ Kouvaras 2013, 54.
  7. ^ Fink 1981, 25.
  8. ^ Nattiez 1990, 48, 55.
  9. ^ Helmholtz 1885, 67–68.
  10. ^ Maconie 2005, 84.
  11. ^ Hopkin 1996, 2, 92.
  12. ^ Mathiesen 2001; West 1992, 122.
  13. ^ Athenaeus 1854, 3:1015.
  14. ^ Livy 1823, 5:297–98.
  15. ^ Stillman 2001.
  16. ^ Jones 2001.
  17. ^ Provine 2001.
  18. ^ Qureshi, et al. 2001, §I, 2 (i)
  19. ^ Qureshi, et al. 2001, §VII, 1, (d)
  20. ^ Qureshi, et al. 2001, §VII, 2, (ii), (a).
  21. ^ Pirker 2001.
  22. ^ Blades 1996, 265.
  23. ^ Meyer 1974, 484–85.
  24. ^ Blades 1996, 266–67.
  25. ^ Montagu 2002, 108–10.
  26. ^ Sachs 2010, 65.
  27. ^ Meyer 1974, 486–87.
  28. ^ Henck 2004, 32–50.
  29. ^ Gates and Higginbotham 2004, 85.
  30. ^ Henck 2004, 41–45.
  31. ^ Henck 2004, 56; Kimbell 1991, 606.
  32. ^ Walls 2001, §2 xi.
  33. ^ Newman 1972, 207; Pyron and Bianco 2001.
  34. ^ Arnold 1994, 54.
  35. ^ Arnold 1994, 56–57.
  36. ^ а б Hast, Cowdery, and Scott 1999, 149.
  37. ^ Arnold 1994, 53.
  38. ^ Griffiths 2001.
  39. ^ Kennedy 2006.
  40. ^ Oechsler 2001.
  41. ^ Machlis 1979, 154–56, 357.
  42. ^ Miller and Hanson 2001; Holland and Page 2001.
  43. ^ Goldman 1961.
  44. ^ Varèse and Chou 1966, 18.
  45. ^ Simms 1986, 317.
  46. ^ Simms 1986, 319–20.
  47. ^ Rhodes and Westwood 2008, 184.
  48. ^ Simms 1986, 374.
  49. ^ а б c Madden 1999, 92.
  50. ^ Stockhausen 1963b, 142 and 144.
  51. ^ Stockhausen 1963b, 144–45.
  52. ^ Анон. нет данных
  53. ^ а б Heller 2003, 197.
  54. ^ Fast 2004, 233.
  55. ^ Hessler and Lehner 2008, 72.
  56. ^ Bacon 1981, 142.
  57. ^ а б Bacon 1981, 119
  58. ^ Piccola 2009.
  59. ^ Maserati 2012.
  60. ^ а б Bennett 2002, 43.
  61. ^ Holmes 2008, 186.
  62. ^ MacDonald 2005, 136–37.
  63. ^ Shea and Rodriguez 2007, 173.
  64. ^ Coelho 2003, 116.
  65. ^ а б Martin and Waters 2011, 323.
  66. ^ Stubbs 2003, 6.
  67. ^ Candelaria and Kingman 2011, 130.
  68. ^ а б Kirchner 2005, 505.
  69. ^ Dunscomb and Hill 2002, 233.
  70. ^ Alexander 2003, 132–33.
  71. ^ Bush 2005, 72.
  72. ^ Sallis 1996, 155.
  73. ^ Ake 2002, 169–170
  74. ^ Berendt, Huesmann 2009, 1881.
  75. ^ а б Dicaire 2006, 233.
  76. ^ Tiegal 1967.
  77. ^ а б c d е ж Berendt, Huesmann 2009
  78. ^ Dicaire 2006, 103.
  79. ^ а б Bush 2005, 6, 28, 74.
  80. ^ а б Martin, Waters 2013, 201.
  81. ^ Martin, Waters 2013, 203.
  82. ^ Alexander 2003, ]98.
  83. ^ а б Katz 2012, 66.
  84. ^ Cobb 2007, 84.
  85. ^ а б Radano 2000, 39.
  86. ^ Cobb 2007, 57.
  87. ^ Strong 2002, 854.
  88. ^ Dyson 1993, 13.
  89. ^ а б c Buel 2013, 118, 120.
  90. ^ "With the vast growth of Japanese noise, finally, noise music becomes a genre—a genre that is not one, to paraphrase Luce Irigaray" (Hegarty 2007, 133).
  91. ^ Wolf 2009, 67: "The genre noise music does not have a proper definition".
  92. ^ Minor 2004, 291.
  93. ^ Gottlieb and McLelland 2003, 60.
  94. ^ Piekut 2011, 193.
  95. ^ а б Russolo 1913.
  96. ^ Hegarty 2007, 13–14.
  97. ^ Dolby Laboratories n.d.
  98. ^ Amyes 1998, 60.
  99. ^ а б Self 2011, 417.
  100. ^ Self 2011, 411–29, 510–11.
  101. ^ Kosko, Mitaim 1998, 2152.
  102. ^ Wakin 2012.
  103. ^ Avison 1989, 469.
  104. ^ Директгов
  105. ^ Jansson and Karlsson 1983.
  106. ^ Maia and Russo 2008, 49.
  107. ^ Анон. 2006 г.
  108. ^ Ostri, Eller, Dahlin, and Skylv 1989, pp. 243–49
  109. ^ а б Morata 2007.
  110. ^ а б c Connolly 2008.
  111. ^ а б Анон. 2008 г.
  112. ^ Ankeny n.d.
  113. ^ а б Cohen 1986, 36.
  114. ^ Анон. 2009 г.
  115. ^ Kreps 2009.
  116. ^ Dan 2007.
  117. ^ Unterberger 2002, xiii.
  118. ^ James 1999, 30.
  119. ^ De la Parra 2000,[страница нужна ].
  120. ^ McCreadie 2009, 153.
  121. ^ Hughey 2009.
  122. ^ Turner 2009.
  123. ^ Battaglia 2009.
  124. ^ Economy 2004.

Рекомендации

дальнейшее чтение

Perception and use of noise in music

Подавление шума